Kassia. Mujeres compositoras





Aunque parezca mentira las mujeres compositoras que han existido a lo largo de la historia las han mantenido en la sombra; al parecer "ni en los libros de textos, ni en los manuales, ni en los conservatorios, durante años, los profesores no hablaban de ellas. (Notas en las sombras)"

La historia de la Música esta llena de nombres femeninos, se han catalogado mas de 4000 mujeres compositoras desde antes de la Edad Media hasta los tiempos actuales.

Kassia o también Kassiane, Kassiani, Casia, Santa Casiana.

 Abadesa,  poetisa,  compositora e himnografa del imperio Bizantino (Siglo IX)
La única mujer cuyos trabajos fueron incluidos en el Corpus de los himnos litúrgicos.

Nació en (Costantinopla 810-867) al parecer, en el seno de una familia rica. Mujer bella e inteligente.
Tres cronistas bizantinos, Simeón Metafrastes y Jorge Monje (también conocido como Jorge el pecador) y León el Gramático ,  afirmaron que Kassia, era una candidata participante en el espectaculo de la «presentación de novia" , para lel joven iconoclasta, soltero, el principe Teofilo, organizado por su madrastra, la emperatriz  Eufrosina.

Prendado por la belleza de Kassia, el joven emperador se le acercó y le dijo: "la mujer es causa de muchos males...", en referencia al pecado y al sufrimiento que sobrevino como resultado de la transgresión de Eva,  Kassia rápidamente respondió diciendo: "la mujer es tambien causa de muchos bienes...", refiriéndose a la esperanza de la salvación como resultado de la Encarnación de Cristo a través de la Madre de Dios 




El orgullo herido, por la réplica lacónica de Kassia, hizo que Teofilo  la rechazara y dándole la manzana de oro a su elección, que en eso consistia el evento, escogiendo a Teodora como esposa.

Teófilo era un fiero iconoclasta  y su resentimiento no excluyó a Kassia de la política imperial y de perseguirla por su defensa en la veneración de los iconos; fue sometida a azotes y castigos.
A pesar de ello, permaneció abierta en la defensa de la fe ortodoxa,  diciendo: "No me gusta el silencio, cuando es tiempo de hablar".

Kassia  en el año 843 fundó un monasterio en el oeste de Constantinopla, cerca de las murallas de Constantino, y se convirtió en su primera abadesa.
Aunque muchos estudiosos le atribuyen  amargura de no haberse casado con Teofilo y convertido en emperatriz,  una carta de Teodoro Estudita,  indica que ella tenía otras motivaciones para elegir la vida monástica.
Tuvo una estrecha relación con el cercano monasterio de Stoudios, que iba a desempeñar un papel central en la re-edición de los libros litúrgicos bizantinos de los siglos IX y X, lo que garantizó la supervivencia de su trabajo (Kurt Sherry, p. 56) y sus obras,  en la actualidad, se conservan en los libros liturgicos de la  Iglesia Ortodoxa.
Escribió alrededor de cincuenta himnos, 42 son breves himnos de oración y 2 son cánones; treinta de los cuales son actualmente usados en la liturgia ortodoxa de Europa Oriental, aunque pueden haber sido modificadas con el paso de los siglos; el más famoso es el homónimo Himno de Kassia , cantado la víspera de todos los Miércoles Santo.

La leyenda dice que en sus últimos años el emperador Teófilo, que seguía  enamorado de Kassia, quería verla una vez más antes de morir, por lo que cabalgó hasta el monasterio donde ella residía. Kassia estaba sola en su celda, escribiendo el himno cuando oyó la llegada de a la comitiva imperial. Ella, no quería dejar que su antigua pasión superara su voto monástico y su elección de vida dedicada a Dios y se escondió en un armario, dejando sin terminar el himno sobre la mesa.  


Teófilo entró en su celda,  pero ella no estaba allí se sintió muy triste y sollozando lamentó el momento de orgullo que le hizo rechazar a aquella mujer tan bella e intelectual;encontró los papeles de Kassia sobre la mesa y tras su lectura escribió la linea final y se marchó.
Por ello la última linea está atribuida al emperador en "la secuencia de Eva en el atardecer en el Paraíso..."




Kassia -  Hymn of St. Kassiani

Kassia - Pedro y Pablo 



Kassia es la única mujer mencionada en el catálogo de himnarios compilado por N. Kallistos en el Siglo XIV.
También es la única mujer incluida en la cubierta de un Triodion impreso en Venecia en 1601.


*******************************************

VOLVER AL INICIO DEL BLOG 

The Beach Boys. El surf

Los primeros años de la década de los sesenta presenciaron el nacimiento en California de un estilo musical que, según los entusiastas aficionados al mismo, sólo podía haber nacido en ese estado, el más próspero de los Estados Unidos. El surf era aquélla música que pretendía trasmitir las agradables sensaciones experimentadas al practicar ese deporte playero, con el balanceo de las olas del océano sobre una tabla. En muy poco tiempo, los grupos de surf californianos, cuyo ámbito, a excepción de casos muy remarcables pero aislados, como The Beach Boys y Jan and Dean, no solía traspasar las fronteras de este estado del oeste, invadieron los clubs y las pistas de baile situadas frente a las playas que se extendía desde San Francisco a San Diego.
Nacida a partir del rock’n’roll, adornada con las preciosistas armonías vocales provenientes del doo-wop negro de los años cincuenta (al estilo de The Platers o The Coasters), junto a influencias de algunos pioneros de la música vocal blanca, como The Everly Brothers, la música surf solía caracterizarse por una batería marcada, sutiles matices latinos en los ritmos y el empleo de la percusión pero siempre con la guitarra solista en primer plano, filtrada por la reverberación o por el eco.
Los textos de los temas surf nos hablaban del idílico estilo de vida de la juventud californiana, y de todos sus ideales: muchachas bronceadas por el sol del pacífico, la práctica del surf en la playa, y los grandes coches convertibles, descapotables y trucados, con los que los jóvenes solían pasearse haciendo cruising, aquel deporte (en versionde aquellos tiempos), consistente en recorrer las aceras de moda con un auto despampanante, a díez km/h, para tener tiempo de deleitarse con la visión de las chicas y dedicarles algún que otro piropo.
Todo parecía, pues, bastante vacío y superficial, pero, a pesar de ello, la fórmula fue un gran éxito y constituyó un estilo que ya había de encender los ánimos de una juventud normalmente de raza blanca, sin preocupaciones ni ninguna concienciación social o existencial.
La escena de la música surf creció rápidamente en California, y entre 1961 hasta 1965, fecha que marcó su definitivo declive tras el embate de los grupos británicos de pop, un gran número de pequeñas compañías discográficas radicadas en el Golden State, y sobre todo en Los Angeles, editaron centenares de discos que se sucedían con celeridad.
Algunos de los éxitos más importantes fueron Moon dawn de The Gamblers, Mr. Moto  de The Belairs,  Hey Little Cobra de The Rip Chords, o  Little GTO de Ronny and The Daytonas y Surfin’Hootenamy, de Al Casey. Estos temas y algunos más consiguieron atravesar la frontera californiana y pudieron ser reeditados por compañías de ámbito nacional, aunque casi siempre, la permanencia de estos éxitos en las listas de ventas fue corta y la sucesión entre uno de los temas y el siguiente de entre los que se disputaban el estrecho espacio que la totalidad de los Estados Unidos dedicaban al surf, era breve y rápida.
Con la llegada los Estados Unidos del pop británico y el despertar de las tendencias underground de San Francisco, durante la segunda mitad de la década de los sesenta, a pesar de que, obviamente, el deporte del surf seguía practicándose, a nadie más se le ocurrió dedicarle canciones a tal práctica. No fue hasta principios de los años 80 cuando se produjo un breve revival, no tan sólo de la música surf, sino también de los vacíos ideales playeros que la caracterizaban, y grupos como The Beach Boys (de hecho el único que merece, y con toda justicia, estar presente en una antología de la música popular) y dúos como Jan and Dean, propiciaron un renacimiento del estilo que les había otorgado la fama durante los sesenta.
El grupo que mejor representó el espíritu de ese estado americano de vida fácil y juventud despreocupada fue, sin lugar a dudas, The beach boys. Estos adolescentes iniciaron su carrera a partir de la amistad entre Brian Wilson, nacido el 20 de junio de 1942, y su primo Michael Love nacido el 15 de marzo de 1941, propiciada a partir de la pasión que ambos sentían por la música y preferentemente por el canto. Un buen día ambos decidieron formar un grupo, para el que contaron con los dos hermanos de Brian, Dennis y Carl, nacidos el 4 de diciembre he de 1944 y el 21 de diciembre he de 1946 respectivamente, y con su amigo Alan Jardine, que había nacido el 3 de setiembre de 1942.
En un principio, lo del grupo fue un asunto totalmente familiar; por de pronto, era el propio Murray Wilson, padre de Brian, Dennis y Carl, quien desempeñaría las funciones de mánager, mientras que el hermano de Mike, Esteve Love, que era Licenciado en economía, se ocupaba del aspecto financiero.
The Beach Boys iniciaron su andadura realmente en serio en otoño de 1961, cuando finalmente el grupo consiguió los instrumentos: Carl tocaría la guitarra solista, Dennis se dedicaba a la batería y Brian al bajo, repartiéndose con Mike el peso de las partes vocales solistas. Todos los componentes del grupo eran excelentes cantantes y, además se con penetraban a la perfección.
En el verano de 1962 que la música surf se puso de moda, y The Beach Boys estaban preparados para hacerse con el mando de la situación. Tras un primer sencillo discreto, el segundo disco del grupo, Surfin’Safari, llegaría ya hasta el puesto número 14 de las listas de éxitos. Era todavía un tema rudimentario, pero con tenía ya todas las claves de una fórmula musical sobre la que The Beach Boys basarían en toda su carrera.
El éxito fue rotundo, y el disco de los cinco muchachos californianos encontró unos compradores dispuestos a escuchar su música: lo que deseaba el público era, ante todo, despreocupación, y ningún otro grupo estaba en una posición mejor para dar la que The Beach Boys, y, sobre todo, su líder y compositor, Brian Wilson, un chico rechoncho que, paradójicamente, no sólo no había montado nunca sobre una tabla de surf, sino que al parecer, incluso sentía miedo del agua.
Con sus composiciones ligeras y comerciales, Brian Wilson expresaba el sentir de la juventud mejor que nadie, y en los despreocupados primeros años sesenta, The Beach Boys aparecieron como la encarnación del sueño americano y de lo mejor de California.
En muy poco tiempo el grupo californiano se impuso en los Estados Unidos y luego en todo el mundo como el único conjunto cien por cien americano. A partir de 1962, y hasta 1965, una sucesión de sencillos muy comerciales y resultónes, pero de gran calidad, se autoría en sin problemas hasta los primeros puestos de las listas de éxitos: Surfer girl,  In my room, Fun,fun,funSurfin’USA,  Don’t worry baby,  I geta round,   Help me Rhonda y Barbara Ann.
Pero, en diciembre de 1964, cuando se encontraban en la cumbre del éxito, el líder indiscutible de la banda, Brian Wilson, se derrumbó. Víctima del agotamiento y deprimido, decidió retirarse de la actividad en directo y dedicarse únicamente producción y a la composición.
De este retiro nacería una de las obras maestras del rock, Pet sounds, un álbum en el que The Beach Boys, abandonando por primera vez los sueños de los adolescentes, propondrían temas tales como la desilusión que sigue a la entrada en la edad adulta y el desengaño frente a los valores inculcados a la juventud. No obstante, esta sería la última ocasión en la que Brian podría concentrar toda su energía para el grupo. Cada vez más hundido en el mundo de los estupefacientes, estaba preparando su obra maestra, Smile, cuando se enteró de la salida del álbum de the Beatles Sgt Pepper’s lonely hearts club band. Así, pues, despechado, impidió la distribución de Smile, que nunca podrá ser conocido tal y como había sido concebido, a pesar de que incluso tenía una portada ya asignada.
Sin embargo, el público seguía reaccionando favorablemente a las propuestas del quinteto californiano. Después de Pets sound se publicó el título quizás más conocido de toda la historia de The Beach Boys, una buena canción que representa por sí sola todo el rock blanco norteamericano de los sesenta. Good vibrations se encaramó rápidamente al número uno de las listas americanas y británicas (¡inclinó apogeo de The Beatles!) A raíz de su salida al mercado, y lo ha vuelto a hacer en cada reedición.  (Album friends 1968)
Heroes and villains, el siguiente sencillo, se vendría bien, pero sin llegar a los extremos de Good vibrations, y de hecho sería la última composición original de The Beach Boys que llegaría los puestos de privilegio de las listas de venta. Hasta finales de la década de los sesenta salieron algunos elepés más al mercado; Smiley Smile, un álbum que recogía, con distintos arreglos, algunos temas del esperado y abandonado Smile.
(Album  Sunflower, 1970) (Surf's Up, album en 1971)
En Wild Honey, los temas estaban firmados al alimón por Brian Wilson y por Mike Love, como si el antiguo líder no estuviera ya preparado para asumir plenamente la responsabilidad del grupo.(album Wild Honey, 1967)
A pesar de los esfuerzos que representó la grabación de Holland, álbum grabado en Europa en 1972, The Beach Boys sólo conseguían volver aparecer en las listas con antologías de viejos éxitos. El regreso de pedían Wilson a la producción en 1976 hizo pensar que el grupo iba a despegar de nuevo, pero los álbumes que salieron al mercado, Beach Boys love you y M. I. U. Album no hicieron más que explotar las influencias musicales que les habían hecho triunfar en los primeros años de la década de los sesenta.
Evidentemente, durante las dos últimas décadas, The Beach Boys han vivido primordialmente de revivals, interpretando y re- grabando para el mismo público que le había aplaudido en su juventud el material que les había hecho famosos.
( Keepin The Summer Alive, 1980)

 ***The Greatest Hits

Son remarcables tan sólo los intentos en solitario de algunos miembros.
En 1981 Carl Wilson lanzó al mercado un álbum bien concebido e interpretado, titulado precisamente Carl Wilson y demostró que tal vez era el propio modelo The Beach Boys el que se había quedado obsoleto, más allá de la valía musical de sus componentes por separado. El caso de Brian, antiguo líder y verdadero único genio de la banda, es muy significativo. Tras vencer sus problemas psicológicos con la ayuda de un psiquiatra, en 1988 sacado al mercado el álbum Brian Wilson, un disco asombroso muy bien interpretado y excelentemente cantado, con ciertas referencias a The Beach Boys ocupando el apartado de la nostalgia, combinadas con innovaciones muy destacadas que devolverían a la vida musical a un cerebro dotado para el éxito.


Constructores de instrumentos del siglo XVII

Son muchos los cambios ocurridos en la construcción de los instrumentos a lo largo de los años que van del 1630 a 1760. Se constata la belleza de los claves, laúdes y cistros del Renacimiento; la época barroca y pre clásica no es menos interesante: son admirables por su sonoridad y valor decorativo los claves de los sucesores de Hans Ruckers, Johannes y Andreas, así como los de sus primos Couchet.
Maestro constructor Stradivarius
También se distinguen en su construcción algunos franceses: Desruisseaux en París,   en Toulouse; más tarde Dumont, Richard y Blanchet.
Entre los ingleses destacan Charles Haward, Tomas Hitchcock y Jacob Kirchman; en Austria, Martín Kaiser, y en Alemania H. Hass y J. H. Sibermann.

Los archilaúd es en ébano y marfil de Giorgio Sellas son de riqueza comparable a los de Matteo Sellas, y las tiorbas de Mathis Hofman der Oude, de Amberes, son de aspecto más sobrio pero de facturar igualmente cuidada.
Los laúdes franceses, muy raros en esta época (1649), revelan un constructor experimentado, Des Moulins, que consigue una sonoridad tan plena y clara como la de los laúdes italianos o alemanes del Renacimiento.
En cuanto a las tiorbas, archilaúdes, guitarras y violas que nos dejaron los Thielke, diremos que figuran entre los más hermosos ejemplares que nos es dado admirar hoy.
También son excepcionales las guitarras de Jaques du Meslin, de Alejandro y Juan Voboam, y en Italia las de Jacob Stadler.
La familia de los violines fue la que atrajo especialmente la atención y esfuerzos de los constructores. Y así un violín como el de Linarola (1581) que se conserva en el museo de Viena, señala ya unas características que seguirán todos los violeros o constructores de violines.

Fabricada por Matteo Sellas
Dinastías como la de los a Amati: Andrea, Girolamo, Antonio, los Guarnerius: Andre, Giuseppe, llamado “del Gesù”, Pietro y en especial Stradivarius, llevaron a su apogeo el arte de la construcción de violines, e hicieron que Cremona fuese célebre en el mundo entero.
En Francia por ejemplo estos violines eran tan apreciados que ciertas asociaciones de symphonistes sólo admitían entre sus miembros a ejecutantes que poseeyese un instrumento originario de cremona. Las evaluaciones de los inventarios confirman esta preferencia: un violín de Lorena se tasó en 8 libras tornesas, en tanto que un pequeño violín de Cremona se valoró en 24; y un hermoso instrumento con la tapa incrustada en nácar de perlas, junto con su estuche y su arco, alcanzó el precio de 90 libras.


El órgano

Toccata y fuga en Re menor  
en el órgano en el Episcopal de San Juan Iglesia 
Stamford, Connecticut.

La invención de este instrumento de viento provisto de tubos y teclado debe atribuirse a Ctesibio, que vivió en Alejandría durante el siglo III antes de J. C.
Él fue el primero en construir una caja (somier) sobre la que colocó unos diez tubos de lengüeta libre que sonaban gracias a la acción de unas lenguas de madera o teclas dispuestas en forma de teclado. Con ayuda del agua y de bombas soplando horas consiguió establecer una presión continua destinada aquí vive darán los cuerpos sonoros dispuestos sobre la caja (órgano hidráulico).
Pero el órgano portátil descubierto en Aquincum, Hungría, que se remonta al siglo III de nuestra era, demuestra que el sistema neumático, más perfecto, ha sustituido ya al sistema antiguo: en él el aire es insuflado mediante dos fuelles de mano.
Pipino el Breve recibió en 757 del emperador Constantino Coprónimo un órgano idéntico al que Bizancio utilizaba ya desde hacía cinco siglos. El nuevo instrumento conoció un éxito enorme en el mundo occidental, y fue el origen desde antes del fin de la Edad Media, de una serie de instrumentos que respondían todos a la denominación general de órgano.
Órgano portatil
El registro apareció seguramente a partir del siglo III: se trata de una artificio que permite hacer sonar un grupo de tubos de la misma sonoridad (registro individual) o bien un grupo de tubos más pequeños destinados a producir los armónicos (de 5 a 10 tubos por nota) de los sonidos fundamentales (registro colectivo). Los últimos reciben el nombre de lleno o mixturas, y los primeros son los juegos de fondo o principales, abiertos o cerrados. Una tercera serie, o juegos de lengüetas o lengüetería (trompetas y sus semejantes) proporciona fuerza y color al órgano.

En el siglo X el órgano de Winchester, que contaba con 400 tubos, necesitaba de seteinta encargados en los fuelles y dos organistas.
El desarrollo en occidente de la polifonía vocal coincide con de la extensión del órgano en las catedrales y grandes iglesias abaciales.
Órgano portatil
Este instrumento puede adoptar tres aspectos o modalidades:
la de nynphaion u órgano portátil que se llevaba en bandolera en marchas y procesiones, con un teclado de veinte notas que, tocado con la mano izquierda, hacía sonar tubos de dos pies y de un pie;
la del órgano positivo, más importante, que se colocaba sobre una mesa, un caballete en forma de X o directamente en el suelo, y que agrupaban de tres a siete hileras de 20 a 25 tubos o juegos (o registro separados) de cuatro, dos o un pie (alrededor de este positivo se agruparon, en el coro, los miembros de la schola durante los siglos que van del XIII al XVI; y los instrumentistas, solistas y miembros del coro en los siglos XVII y XVIII); el tercer tipo constituye
el gran órgano de tribuna.

Parece ser que a partir del siglo XIII estos diversos instrumentos se enriquecieron con notas cromáticas;
el primero pedalero (pédalier) adaptado al gran órgano, instrumento solista, data de fines del siglo XIV, y consta de una serie de teclas de madera que se tocan con los pies para poner en acción las notas inferiores del teclado de mano. En la misma época el gran órgano de tribuna se enriqueció con un segundo teclado, un mecanismo que permitía poner en marcha desde la misma consola el teclado principal y el positivo, colocado también en la tribuna pero detrás del ejecutante: pequeña fachada (buffet) que dialogaba con la gran fachada.
órgano positivo finales del S XVI
Coleccion G Thibault
Museo del Conservatorio de Paris
Durante los siglos XV y XVI se dispusieron en la fachada principal algunos juegos e independientes (flauta 8, trompeta 8), enriquecida ya con las 12 notas del pedalero. El número de teclas de cada teclado fue en aumento desde el siglo XV hasta el XVIII; para los manuales paso de 35 y 42 a 50 y 52 notas ; para el pedal, de 12 a 27 notas.
A finales del siglo XVI o principios del XVII aparecio un tercer teclado (partido, de 27 notas), llamado expresivo.
Y un cuarto teclado (también partido, de 27 o 32 notas, llamado de eco apareció a mediados del siglo XVII; los dos teclados partidos sólo disponían de uno o dos juegos aptos para la melodía (corneta trompeta, flauta de eco). Un teclado llamado de las bombardas, rico en lengüetas, completo, a mediados del siglo XVIII, al teclado principal; poseía la misma extensión que este.
El órgano clásico agrupa registros de fondo de 16,8,4 y 2 pies, abiertos o tapados; mutaciones sencillas, como nazardo (nasard), tercera, larigot (flageolet); mutaciones compuestas, como rellenos, llenos, címbalos, que hacen más brillante la sonoridad del principal; lengüetas (trompeta, bombarda, clarín, cromorno, oboe, voz humana), que lo hacen más incisivo.
Los sencillos fuelles cuneiformes cedieron la plaza en el siglo XVII a sistemas de fuelles con refuerzos que permitían que cada caja actuase de acuerdo con una diferente presión de aire.
 Muy compleja, la caja llamada de resortes cede el sitio, durante los siglos XV y XVI a la de registros, base del órgano clásico de tracción directa y mecánica.
 El movimiento de las teclas se realiza mediante un abregé: varitas, pilotes, escuadras, balancines, todas ellas articulaciones que permiten poner en comunicación la tecla, accionada con el dedo, con la válvula que al abrirse permite el paso del aire comprimido a la caja o depósito de aire y hace sonar los tubos.
Organo de la catedral de Barcelona (1538)
obra original de Pere Flamech y el tallista Antoni Carbonell
A partir del siglo XVII cada país de occidente posee su peculiar tipo de órgano nacional con unos caracteres generales comunes. (Cada teclado está compuesto como formando un todo, con sus fondos, mutaciones y lengüetas; pero también hay un plano sonoro que se opone, por el tamaño de los tubos, la presión bajo la que vibran, su timbre, a los juegos de un segundo teclado o de un pedalero). En España se construyeron, en los siglos XVII y XVIII, época de oro de la organeria hispana, unos instrumentos caracterizados por la riqueza de sus juegos de mixturas, por la nitidez y suavidad de sus flauta dos y, sobre todo, por la que extraordinaria brillantez y magnificencia de la lengüeta exterior, sin rival en Europa.
En general tenían dos teclados, el gran órgano y el llamado cadereta o de silla; en cambio, o no existía o se utilizaban muy poco el pedalero.
Inglaterra se limita a un modesto órgano de dos teclados y algunas notas en el pedal.
Santa Cecilia
Patrona de la música,
  tocando el organo positivo
El órgano italiano sólo conoce un teclado manual que gobierna todas las hileras separadas del órgano lleno (ripieno).
El órgano neerlandés es el más rico, con tres teclados y un pedalero.
Este tipo de órganos llega también en el norte de Alemania, con sus planos sonoros (Hauptwerk o teclado principal, Brustwerk o positivo de pecho; Oberwerk o teclado expresivo; y algunas veces Rückpositif, o positivo de espalda a la francesa; pedalero de 30 notas, con diversos registros).
Hasta mediados del siglo XIX los organistas franceses se sirvieron de un rudimentario pedalero, que impedía cualquier virtuosismo.

 Entre los más notables constructores de órganos citaremos
 en Francia:


 Oudin Hestre, N. Petit (siglo XV), P. Josseline) Fr. Des Oliviers (siglo XVI), los d’Argillieres, los de Héman, Le Pescheur, N. Barbier, los Carlier, R. Ingout, los de Villers, J. De Joyeuse (siglo XVII), los Clicquot, los Thierry, los Lefebvre, los Riepp, los Lépine, dom Bédos de Celles, los Cavaillé (siglo XVIII) el hermano Isnard;

Para Italia

los Antegnati (siglo XVI), los Serrassi Callido (siglo XVIII)

Para Alemania

Scherer, Fritzche, Compenius, Casparini, Schnitger (siglo XVII), Scheibe, Trost, los Silbermann, J. Gabler (siglo XVIII)
Para Inglaterra,

los Chappington (siglo XVI), los Dallam (siglo XVII), R. Harris, J. Snetzler, B. Smith (siglo XVIII)
Y en España

José Verdalonga, Jordi Bosch, Nicolás Salanoba, Pedro de Liborna, José Basilio y José Echevarría y su hijo Pedro (siglo XVIII).

Constructores de instrumentos en el Siglo XVII
El organo



El dúo dinámico

En una época en la que, también en España, las fans adoraban a Elvis, Paul Anka, o a cualquier otro cantante extranjero, Manolo de la Calva y Ramón Arcusa,  el Dúo Dinámico, fueron sin lugar a duda los primeros ídolos musicales autóctonos de la juventud que nuestro país a principios de los años sesenta. A lo largo de los primeros años de su carrera despertaron grandes pasiones entre los jóvenes, y sus canciones se convirtieron en compañeras de toda una generación.
Manolo y Ramón lo tenían todo para triunfar, y en un momento determinado encarnaron la nueva imagen que se pretendía dar de España, una vez terminada esa larga posguerra de aislamiento y “españolismo” tradicionalista. Manolo de la Calva y Ramón Arcusa eran jóvenes, guapos, y en sus canciones, que estaban compuestas normalmente por ellos mismos, mezclaba los estilos que estaban más de moda en la época y que más movían a toda la juventud ansiosa de encumbrar a un ídolo español a la misma altura que a la de los grandes dioses extranjeros de la música popular: las baladas, el rock’n’roll americano suave al estilo de Rickie Nelson, Bobbie Vínton y Paul Anka, el twist, el calypso y las melodías latinas propias de nuestro entorno, que caracterizaban, por ejemplo, las participaciones de los interpretes italianos en el festival de San Remo. Su impacto en nuestro país fue tan arrollador que, tras su estela, empezaron a aparecer todo una serie de dúos (Dúo Cramer, Dúo Rubam , Dúo Juvent’s, Dúo Radiant’s, etc.) Que, a pesar de todo, no lograron amenazar en ningún momento el curso de su exitosa carrera.
Manuel de la Calva Diego nació en Barcelona el quince de febrero de 1937. Ramón Arcusa Arcón también nació en la Ciudad Condal, el uno de diciembre de 1936. Se conocieron de muy jóvenes, mientras estudiaban para peritos mercantiles en la Escuela Industrial de su ciudad natal, e incluso llegaron a trabajar juntos en una compañía de motores de aviación.
En este periodo cantaban ya, por separado, como simples aficionados Manolo pasaba su tiempo libre junto a sus amigos, amantes del jazz, cantando melodías norteamericanas. Ramón cantaba canciones latinoamericanas y españolas, junto su hermano y otro compañero, en otro local de la capital catalana. Los dos comenzaron a cantar juntos por casualidad. Habían acudido una fiesta de fin de año con sus guitarras, y mientras se celebraba el revellón comprobaron lo bien que se entendían desde el punto de vista vocal mientras se dedicaban a armonizar el estándar navideño Navidades Blancas.
En vista del éxito Manolo y Ramón se propusieron, medio en serio medio en broma, lanzarse a cantar juntos con el nombre de The Dinamic Boys.
El dúo fue conquistando cada vez mayores éxitos en su ambiente, hasta que ello les decidió a hacerse profesionales una vez hubieron terminado sus estudios.
Los integrantes de The Dinamic Boys confiaron en más de una ocasión que ellos mismos fueron los primeros sorprendidos por el gran éxito con el que desde un principio fueron acogidos. Indudablemente, llegaban en el momento adecuado.
Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en salas de fiestas y en las emisoras de radio de su ciudad, medio de difusión poderosísimo que hizo mucho por la carrera de los dinámicos. Al parecer, el nombre del grupo nació en una de sus intervenciones radiofónicas, En Radio Barcelona, debido a que el locutor del programa, Enrique Fernández,  o bien por un desconocimiento del inglés, o bien por una fobia por todo lo extranjero, sentimiento bastante frecuente durante los años del franquismo, se negó a presentar a aquellos dos jovencitos como The Dinamic Boys, nombre que habían adoptado profesionalmente hasta llegar a aquel estudio, por lo que no dudó en bautizarles con esa denominación qué tanta fortuna haría en el futuro de los dos chicos. Desde entonces y ya para siempre fueron el Dúo Dinámico, y su nuevo nombre fue también acogido por todo el público que hasta sus fans fueron conocidas como las dinámicas.
Su primera gran actuación ante el público, ya como Dúo Dinámico, se produjo el 28 de diciembre he de 1959, cuando ya habían grabado su primer EP, en cuyo formato los integrantes del dúo grabarían la mayor parte de su producción. Efectivamente, en los afortunados primeros años de su carrera, el Dúo Dinámico sacó al mercado nada más y nada menos que 30 EP, y se editaron además un buen número de álbumes recopilatorios. Sus éxitos fueron incontables, y su mera enumeración lleva a la memoria del aficionado español las melodías que marcarían una época:
Quince años tiene mi amor, Perdóname, Quisiera serSus ojitos negrosBalada gitana, No juegues con el amor, Noches de Moscú, Amor misterioso, , Lolita, Poesía en movimiento, Ramona,  Desilusión, ¿Dime por que? Somos jovenes, Amor amargo, Adios verano, adios, Acorralado¿por que te vas? , Tu no estabas allí, Nunca me acostumbraré, Soy tu amor,  Alla hulla rock  , Cuanto mas lejos estoy, y un larguísimo etcétera.
 
Manolo y Ramón supieron también aprovechar la popularidad para dedicarse al cine en 1960 rodaron Botón de ancla, versión musical de un filme muy célebre del cine español que los años 40 y primera de las cuatro películas en las que participaron. (*** Secuencia ¡Oh Blancaflor!) 
La siguiente aparición cinematográfica se hizo esperar cerca cuatro años. Noches del universo rodada en 1964, contaba también con la presencia de Los Sirex, otro de los grandes grupos españoles de la época.
En ese mismo año se estrenó, Buscarme a esa chica, con la intervención de la gran estrella femenina de los sesenta Marisol, (*** Secuencia Solo a ti  ) y finalmente también en 1964, se filmó Escala en Tenerife. (Escena Cancion Pepe's Clan)
 Evidentemente en las películas del Dúo Dinámico había muchísima música, y los dos cantantes enamoraban a todas las chicas al ritmo de sus canciones, con lo que el cine español adoptaba un modelo que ya había sido visitado por los norteamericanos con Elvis Presley y por los británicos con Cliff Richard: música, amor y un par de jovencitos bien parecidos.
Aparte de su innegable gancho a la hora de interpretar sus temas, la característica principal del Dúo Dinámico, tal vez su principal talento, era la capacidad compositiva de sus integrantes. Todos los grandes éxitos del Dúo Dinámico habían sido compuestos por ellos mismos, y, merced a la gran aceptación que habían registrado por parte de todo el público, las versiones de temas americanos que en los inicios de su carrera habían sido ley (Hello Mary Lou, Adán y Eva, ¡oh Carol!, who,who,who, entre muchas otras), dejaron paso a temas estrictamente escritos por ellos.
No era de extrañar que en un momento determinado de su carrera se decidieran kit kit a empezar a componer para otros cantantes, compaginando de este modo su faceta de intérpretes de sus propias canciones con la de compositores.
En el año 1967 ellos mismos participaron en el Festival de la Canción Mediterránea con su tema  Como Ayer que en la misma edición era defendido también por Bruno Lomas. La canción del Dúo Dinámico se hizo con el máximo galardón, y al año siguiente se les encargo que compusieron una canción para presentarla en el por entonces prestigioso Festival de la canción de Eurovisión. Como es sabido, canción compuesta por el dúo dinámico, la la la, debía ser interpretada en un primer momento por Joan Manuel Serrat, pero éste se negó a cantar en otro idioma que no fuera éste el catalán, (Escucha a Joan Manel Serrat en el tema en catalan)tras la polémica “ deserción” del cantautor, debió buscarse rápidamente a un nuevo intérprete, y la elección recayó en Massiel, una joven cantante que se estaba abriendo camino paso a paso en el mundo del espectáculo.(Escucha el tema la,la,la, por Massiel el día del Festival ) Del éxito de Massiel fue rotundo, y con el de ella, también el del Dúo Dinámico, que ese día vencieron, nada menos que en Londres, al mismo Cliff Richard quien debió conformarse con la segunda plaza. El dúo dinámico se convirtió en el dúo de moda en toda Europa. Las versiones extranjeras de la la la aumentaban día a día, y la interpretaban las mejores orquestas de variedades del mundo.
El año 1968 fue, pues, el de la consagración internacional de Manolo y Ramón, si bien, pues, en su faceta de compositores.
Pero ese año también representó el de su declive artístico. En 1968 sería el año de las revueltas del Mayo francés en París, de los disturbios en Berlín y en las universidades estadounidenses, de los asesinatos de Robert Kennedy y Martin Luther King, en definitiva una época de grandes cambios sociales y políticos en el mundo, con el advenimiento de las nuevas filosofías hippies y underground, y de la estética psicodélica.
En esta coyuntura, el Dúo Dinámico comprobó que su estilo de hacer canciones ya no interesaba. De este modo en 1970 decidieron retirarse, por poco tiempo, ya que al año siguiente volvieron con un álbum titulado Manolo y Ramón que no tuvo mucho éxito, dándoles la razón cuando decidieron abandonar.
Los dos continuaron relacionados con el mundo de la música, Manolo como productor de grupos y cantantes, y Ramón como director artístico de una importante compañía discográfica, cargo que ocupó durante unos años hasta que en 1976 se encargó de la producción de Manolo Otero.
Seguían componiendo canciones, algunas tan populares como Soy un truhán, soy un Señor, para Julio Iglesias, quien intentó captar a Ramón como colaborador permanente. Algún tiempo después Ramón pasó a trabajar directamente en la producción del famoso cantante.
Su renacer como intérpretes se produciría en 1978, primero de un modo esporádico (a raíz de las fiestas que se celebraron para el nacimiento de un nuevo diario, El Periódico, en Madrid y en Barcelona), pero luego, a partir de 1981 con todas las de la ley, tras haberse hecho de nuevo con el primer puesto en las listas de éxitos. Después grabaron algunos álbumes más, con canciones como Esta chica me tiene en el bote, Mi chica de ayer, Pegado al teléfono, Tu vacilandome y yo esperándote o Regalame una noche. Su canción Resistiré cerraba la inolvidable última escena del filme de Pedro Almodóvar,  Átame, y desde entonces, el Dúo Dinámico sigue actuando en galas por toda España y en la televisión, realizando conscientemente un continuo revival de los éxitos y la estética que los encumbró en su momento.
Paralelamente siguieron componiendo para otros cantantes, tarea que se ha convertido en la principal actividad de sus vidas artísticas.. Se dice que han llegado componer más de 600 canciones, tanto para ellos como para otros artistas, y, si bien su nombre está ligado al de los éxitos que hace más de treinta  años los dio a conocer a todo el público español, su labor anónima sigue marcando las trayectorias de muchos artistas de nuestro país.

Cliff Richard y The Shadows

Durante los años 50 los Estados Unidos estuvieron sin discusión de la vanguardia de la música popular en todo el mundo. El resto los países del área occidental se limitaron durante muchos años con ir a remolque de los ídolos norteamericanos del rock’n’roll y, si acaso, únicamente opusieron algunas variedades autóctonas que no eran sino imitaciones de Elvis Presley, Carls Perkins, Gene Vincent o Eddie Cochran.
La música británica, que durante la década de los 60 habría de marcar el estilo de la música pop, no consiguió escapar a este fenómeno y durante bastantes años se miró en el espejo americano para intentar llevar a sus cantantes a la cima de las listas de éxito.
Con este espíritu se forjaría el éxito de un joven cantante, Cliff Richard, que en sus inicios fue considerado la réplica británica de Elvis Presley; ídolo de jovencitas (y no sólo en su país) y cantante afortunado que ha visto prolongar su carrera durante más de treinta años, debutó  en la incipiente escena inglesa en 1958, época en la que los conjuntos y cantantes de su país se mostraban una penuria de ideas e indiscutible.
Harrry Rodger Webb, verdadero nombre del cantante inglés, nació en 1940 en Lucknow, en la India, territorio que en aquella época pertenecía todavía al poderoso imperio británico, y que se veía sacudido por las fuertes tensiones que enfrentaban a los imperialistas ingleses ya los independentistas indios.
En 1948, poco antes de alcanzar la India su plena soberanía, los padres de Cliff Richard decidieron abandonar para siempre la India y regresar a su país de origen a iniciar una nueva vida.
La adaptación no fue fácil. El padre del muchacho tuvo bastantes dificultades para encontrar un trabajo, en una Inglaterra sumida en las duras consecuencias de la posguerra, y la familia se vio obligada a cambiar de casa en repetidas ocasiones. La estabilidad llegaría cuando la familia consiguió al fin instalarse en una casa en Cheshunt, en las inmediaciones de Londres.
En esta población lograría el Sr. Webb un trabajo duradero, lo que permitió a la familia dará su hijo una educación y unas posibilidades similares a las que gozaban los demás muchachos de su edad.
Uno de los primeros bienes de consumo adquiridos por la familia habría de marcar el futuro del heredero de los Webb: un tocadiscos, completado con una buena colección de sencillos de moda. Cliff aprendió a tocar la guitarra, práctica que alternaba con el deporte, otra de sus pasiones.
Sus primeros ídolos, como los de la mayoría de sus compañeros de generación, fueron Elvis Presley y Bill Haley. Siguiendo sus modelos, Cliff formó su primer conjunto la escuela, The Quintones, banda que actuaba normalmente en las fiestas de la escuela y en los centros juveniles de su localidad. Tras abandonar sus estudios, a los diecisiete años de edad, para dedicarse definitivamente a la música, formó junto al batería Terry Smart, su propio grupo,The Difters, que serían el germen de los futuros Shadows, y con esta formación entró en el circuito de los clubs londinenses.
Poco después, Cliff Richard con The Difters conseguirían acceder a un estudio de grabación, oportunidad de la que salieron dos cintas Lawdy Miss Clwdy y Breathless, con las que se presentaron ante Norrie Paramor, uno de los responsables de la compañía EMI.

***Video music Cliff Richard & The Drifters - Down The Line
***Video music Cliff Richard & The Drifters - Ready Teddy

 Paramor reconoció enseguida las posibilidades artísticas de Cliff Richard, así como las carencias musicales de The Difters, por lo que propuso inmediatamente a Richard que se deshiciera de sus compañeros. El cantante se negó y tras firmar el contrato, se dio al grupo la posibilidad de colaborar en la sala de grabación.
El resultado de este acuerdo sería el primer sencillo de Cliff Richard con The Difters, que en la primera cara incluía una canción melódica Schoolboy y en la cara B otra canción algo más movida, que, curiosamente, fue la que alcanzó el éxito, hasta el punto que Cliff Richard fue reclamado para actuar en setiembre de 1958 en el programa televisivo Oh boy!, emisión especializada en los fenómenos juveniles mundiales. Su actuación televisiva sería un verdadero éxito, circunstancia que hizo aumentar de modo notable las ventas de Move it. Sólo unas semanas después de la aparición del sencillo, Cliff Richard había conquistado el segundo puesto de las listas de éxito inglesas, y se le empezaba considerar la versión inglesa de Elvis Presley.
En 1959, el grupo que acompañaba habitualmente a Cliff Richard, The Difters se separó, y fue sustituido en su tarea por unos músicos profesionales que luego conseguiría la celebridad con el nombre de The Shadows.
En junio se publicaría un disco EP, que no era más que la banda sonora de una película titulada Serious Charge, en la que Cliff Richard encarnaba a un joven cantante romántico, un papel hecho a su medida. En este EP se incluía también el tema Living doll, una canción que el propio cantante no había querido grabar en un principio por considerar que no se ajustaba a su estilo. No obstante, fue precisamente esta canción la que le llevaría a las cimas de la popularidad. En una semana, Living doll entró las listas de éxitos y se convirtió en un gran acontecimiento musical del verano de 1959, vendiendo más de un millón de copias en tan sólo algunas semanas.

 ***Escucha Cliff Richard and The Shadows en I gotta know
*** Escucha Cliff Richard and The Shadows Fall In Love With You
***Escucha Cliff Richard and The Shadows In The Country
*** Escucha Cliff Richard and The Shadows  C'mon Everybody
*** Escucha Cliff Richard and The Shadows  Do You Wanna Dance?
*** Escucha Cliff Richard and The Shadows  i could easily

Al año siguiente se produciría la grabación del que, hasta hoy, está considerado el mejor álbum de Cliff Richard e incluso uno de los más destacados de todo el rock inglés, Me and my Shadows. Con este disco Richard se encumbrar y a definitivamente, mientras que sus músicos, The Shadows, eran considerados como un modelo a seguir desde el punto de vista instrumental. Precisamente, en verano de 1960 llegaría el gran éxito en solitario de pesados, con el tema, ya un clásico, Apache.
En 1961 Cliff Richard intervino como protagonista en el film The Young ones, que incluía la canción que, con el mismo nombre, subiría también hasta el número uno de las listas de éxitos el jovencito Cliff era el ídolo de todas las jovencitas.
En 1963 la nueva película seria Summer Holiday, otro vehículo para el lucimiento del palmito y de la voz del joven y ídolo de las quinceañeras.
Pero con la llegada de los Beatles, Cliff Richard experimentó un natural declive en su carrera musical, en la que, a partir de ese momento, alternó su faceta más fuerte, más rock, con baladas románticas destinadas a un público algo más adulto. El renacimiento del ídolo que había dejado de ser el adolescente deseado por todas las teenagers, tendría como escenario el Festival de la Cancion de Eurovisión de 1968, que ganará nuestra Massiel con el la la la.
Cliff Richard, que gozaba de la ventaja de que el festival se celebraba en Londres, obtendrían segundo puesto con su celebrada Congratulations. A pesar de no hacerse con el galardón, la canción fue un éxito impresionante, que volvió a llevar a Richard a los primeros puestos de las listas de ventas.
Tras una temporada en la que Cliff Richard que se acababa de convertir al catolicismo, pensó en dedicarse a la enseñanza de la religión, el todavía joven cantante abandonó tal proyecto y se dedicó con renovados esfuerzos a triunfar en el mercado norteamericano. Siguiendo los pasos emprendidos antes que él por Tom Jones y Engelbert Humperdinck, Cliff Richard encontró una nueva senda en las actuaciones en los grandes escenarios de Las Vegas y Los Angeles, mientras que en su país seguía siendo recordado. Durante las dos décadas posteriores a la de sus grandes éxitos, Cliff Richard se ha mostrado muy activo, alternando, como ya lo había hecho en otro momento de su carrera, el más puro rock, como el álbum I’m not a hero, grabado en 1980, con las baladas más melancólicas y nostálgicas, que más de una ocasión le hicieron ascender de nuevo en las codiciadas listas, por ejemplo con el tema Mistletoe and wine.

 ***Escucha a Cliff Richard en We Don't Talk Anymore
*** Escucha a Cliff Richard en Lies and Kisses
***Escucha a Cliff Richard en Baby, It's You
***Escucha a Cliff Richard en I Love
***Escucha a Cliff Richard en Don't
***Escucha a Cliff Richard en The Next Time
***Escucha a Cliff Richard en Little Things Mean Alot 
*** Escucha a Cliff Richard en Oh No Don't Let Go 
*** Escucha a Cliff Richard en visions

The Shadows en solitario

Paralelamente a la aparición de toda una serie de cantantes de éxito en los estados unidos y en gran Bretaña, los últimos años de la década de los 50 registro el nacimiento de las primeras bandas instrumentales en gran Bretaña, la aparición del tema Apache, en 1960, representaría la mayoría de edad de un género, el instrumental, que con anterioridad no había presentado más que algunos ensayos sin relevancia. Apache había sido lanzada originalmente por un cuarteto que se había formado en 1959 para acompañar a Cliff Richard; grupo estaba formado por el guitarra solista Hank Marvin, el guitarra rítmica Bruce Welch, el bajo Jet Harris y el batería Tony Meehan.
A poco de hundirse, The Shadows decidieron concentrar sus energías en la composición en interpretación de temas instrumentales. En verano de 1960 aparecería Apache. Entre 1960 y 1965. aprovechando la brecha abierta por el gran exito que constituiría esta grabación. The Shadows obtendrían los primeros puestos de las listas repetidas ocasiones.
En 1961 llegaría Kon tik, al año siguiente Wonderfuil land y Dance on, y en 1963 Foot tapper. Estos temas como Apache, se caracterizaba por el sonido limpio de la guitarra de Marvin, sonido que había de influir en gran manera a los grupos de pop inglés de toda la década de los 60, incluidos The Beatles.
Con la llegada del fenómeno beat, The Shadows se sintieron obligados a incluir temas cantados en sus álbumes, mientras que en sus actividades seguía teniendo papel muy importante el acompañamiento a Cliff Richard.
En 1969 decidieron por fin separarse, y sus miembros se dedicaron a diversas tareas en el mundo discográfico. A mediados de los años 70, The Shadow volvieron al actualidad a conquistar el segundo puesto del festival de Eurovisión con el tema Let me be the one.
La portación inmensa de este grupo según muchos músicos posteriores, concluía aquí.
En la mente de todos sus admiradores, apache, su primera grabación, seguía siendo el testamento anticipado de un grupo que nunca se conformó con estar a la sombra de Cliff Richard, sino que escribió páginas importantes en la historia de la música instrumental.

*** Escucha a The Shadows en Albatross
*** Escucha a The Shadows en San Francisco
*** Escucha a The Shadows en Peace Pipe
*** Escucha a The Shadows en Theme for young lovers 
*** Escucha a The Shadows en Atlantis

Instrumentos de metal

Detalle del Descanso de los cazadores
de David Teniers el joven
Museo de Bellas Artes, Amberes

Durante el siglo XVII las trompas, cuernos, en un principio propios de los cazadores, se introducen en la música culta; en sus primeras intervenciones por ejemplo en Le Nozze di Teti e di Peleo de Francesco Cavalli (Venecia, 1639), o en La Princesse d’Elide de Lully (Versalles, 1664) se limitan a ejecutar fanfares que ilustren escenas de caza.

Merssene nos da en 1636 una descripción del cuerno de caza que no corresponde en modo alguno al instrumento que un siglo después figurarían ya en la orquesta: el tubo ha sido considerablemente alargado pero es mucho más estrecho; su perforación ya no es que forma cónica, pero su pabellón final en lugar de se acostó es muy amplio; la embocadura ensanchada, parecida primero a la de la trompeta, adquiere ahora la forma de un cono bastante profundo también se modifica su sonoridad: brillante al principio, adquiere después una redondez y suavidad que constituirán la característica del instrumento durante la época romántica (en Weber por ejemplo).

El Mercure de France menciona, en abril de 1728, la audición de un concierto para trompetas, cuernos de caza (cors de chase), oboes y timbales, y en 1748, una Symphonie à cors de chasse original de Jean-Pierre Guignon, que interpretada en un Concert spírituel.

Habrá que esperar todavía unos diez años para que nuevos perfeccionamientos del cuerno, tanto en su factura, añadido de tonalidades suplementarias en la parte central del instrumento, como en su técnica, digitación, le conviertan en el instrumento solista que conocería un éxito extraordinario a partir de 1770.

La trompeta del siglo XVIII poseen una sonoridad más dulce que la actual: puede dialogar con la flauta en plan de perfecto equilibrio en la Alessandro Scarlatti - Sinfonia "Il Giardino di Amore" por ejemplo o con una voz de soprano en cantata de J. S. Bach-  Jauchzet Gott in allen Landem.

Händel - en Largo (con organo y trompeta) emplea también con agrado la pequeña trompeta en re, de timbre muy puro.

 Instrumento de trompa.
Detalle del Descanso de los cazadores
de David Teniers el joven
Museo de Bellas Artes, Amberes
Ninguno de los modernos instrumentos de metal o madera, entre los que hasta aquí sea citado, posee la sonoridad de sus antepasados del siglo XVIII; es explicable que desde hace unos años se haya intentado resucitar algunos de tales instrumentos. Admitamos que aquellos que querían hacer oír las obras del pasado con los instrumentos para los que fueron escritas o con copias fieles de estos no se equivocaban en absoluto, pero tropezaban con dificultades serias, casi insuperables: vejez del instrumentos, desgaste del orificio, sensibilidad excesiva a las condiciones atmosféricas, copias defectuosas, etc. Uno de los obstáculos, y no ciertamente el menor, proviene de la diversidad de diapasón es empleados, que varía según los países o el destino del instrumento (tonos de capilla, torno de cámara etcétera). A pesar de todas estas dificultades, se han obtenido algunos buenos resultados, y en general gracias al disco nos es posible escuchar ciertos timbres instrumentales cuya existencia era para nosotros poco menos que desconocida: el clave, tras un eclipse de cerca de dos siglos, conoce la historia reciente un éxito creciente; también el laúd comienza de nuevo a difundirse por el mundo.

Hemos prescindido también en este capítulo de los instrumentos de percusión las échelettes, o escalerillas, modalidad de xilófono que figuran en algunos cuadros del siglo XVII; los timbales, cuyas baterías, a cargo de los dos Philidor, habían animado tantos desfiles y en las que tantas veces han acudido los compositores para expresar musicalmente el caos ou una tormenta tutti, los tambores y tamboriles de tantas regiones etc.

Constructores de instrumentos en el Siglo XVII
El organo
Instrumentos de metal



Instrumentos de viento: madera y metal en el siglo XVII

Hombre tocando la trompa,
segun dibujo de Rubens
Museo de Besançon

A los conjuntos de oboes se añadían a menudo cornetas agudas, sakaguchi (trombón) y courtaut o fagot; eran conjuntos que sonaban majestuosamente en el interior de una catedral, pero que servían y también para animar los torneos ecuestres y otras fiestas al aire libre, “a causa del gran ruido que producen”.
En Francia estos instrumentos formaron parte de la Grande Ecurie del rey, al lado de las trompetas, pífanos, tambores, cromornos … Y también trompetas marinas, gaitas y oboes del Poitou; parte de su repertorio se ha conservado gracias a las copias realizadas por André Danican Philidor, que era un tañedor de cromorno, oboe, la trompeta y timbales, al mismo tiempo que compositor.

Los cromornos con sus diversos modelos y de los que se hace, dice Merssene, “conciertos enteros a cuatro, cinco o seis partes” poseen una sonoridad bastante dulce, algo nasal, pero no intervienen en la música de cámara.

Los únicos instrumentos de viento para los que los italianos escribieron entre 1600 y 1650 son corneta, trompeta, trombón y fagot: dúos de trompetas y también una sonata para trompeta y bajo continuo realizado por el órgano con un apoyo, sin duda, del trombón, originales de

Girolamo Fantini (1638) - Sonate di tromba et organo insieme 

Ucellini (1639) Tre Sonate Op.IV  sonata para violín y trombón 

G. B. Fontana (1641)- Sonata Prima sonatas para uno o dos violines y fagot

Nicolas Kempis (1649) - Symphonia Septima a 3 supra Ciaconna 


Tal como revela la lectura de la anterior relación, la selección de timbres indica que la corneta es capaz de expresar una dulzura que le capacitan para dialogar con del violín, que la brillantez de las trompetas debe ser equilibrada con la sonoridad del órgano, y que el fagot, con su timbre sordo pero profundo, proporciona un firme sostén a uno o dos violines.

En Inglaterra la música para instrumentos de viento o fue siempre muy apreciada: obras de 

Antony Holborne - Pavans, Galliards Almains

En algunos casos los autores ofrecían para una misma obra dos posibilidades de interpretación: y así John Adson propuso la interpretación de una obra en cinco partes, ya a cargo de las violas, ya por dos cornetas y tres trombones, Two Ayres for Cornetts and Sagbuts
esta afirmación es válida también para Italia, en donde se dejaba elegir entre corneta y trombón, o entre violín y bajo de viola.

Marfil alemán de fibes de S XVI
Museo nacional bávaro, Munich
En un marfil alemán de los primeros años del siglo están esculpidos dos grupos de instrumentos: en el fondo, una flauta travesera estocadas conjunta dicte con un oboe y, en tanto que calla el cromorno; en primer término están una corneta, una flauta de pico baja en forma de columna, un cervelas, especie de ranket-fagot, una flauta de pico soprano y un trombón, en tanto que deja de sonar la flauta de Pan.
Estos cinco y instrumentos pueden formar un broken consort en el que la flauta de pico y la corneta ejecutan las partes superiores, la flauta columna y el trombón las centrales, y el bajo se confía al cervelas, cuya longitud real del tubo es ocho veces superior a la que figura en el relieve.
Hacia 1650 los instrumentos de madera ya no gozaban de favor que habían conocido en el siglo anterior; a su llegada a París, Jean Baptiste Lully se vio obligado a compartir la opinión ligeramente despectiva que de estos instrumentos tenían sus con patriotas.

Alrededor de Jean Hotteterre y Andre Philidor se cree que se formó un grupo de músicos, algunos de ellos constructores de flautas, caramillos y mussetes acaso, como Hotteterre, originarios de la Couture-Boussey, población próxima a Evreux, especializada en el torneado de la madera; en este pequeño círculo la cedían cuatro instrumentos completamente renovados: la flauta de pico tal como la conocemos todavía la actualidad, la flauta travesera detuvo cónico, el oboe y el fagot, tan diferente del antiguo courtaut, lo que a primera vista sorprende es la construcción de estos instrumentos en muchas secciones, en lugar de ser una sola la pieza empleada, como había ocurrido hasta entonces (a pesar de existir algunas flautas de pico de dos piezas antes de 1650), factura que permite un diseño más cuidado del tubo.

Otra característica exterior sólo aplicada por otra parte a las flautas de pico, es la aparición, en cada unión de unas virolas que refuerzan su ensamblado, lo que confiere a estos instrumentos un aspecto externo que todavía conservan en la actualidad. Las tres formaciones aportadas al trazado del tubo consiguieron mejor afinación y mayor facilidad de digitación y emisión.

La flauta travesera registró también mejoras que debemos agradecer al grupo de Hotteterre: se abandonó el antiguo tubo cilíndrico que sólo subsiste día en los pisa nos del ejercicio, en beneficio de una perforación cónica y una construcción tripartita. Gracias a la nueva forma del tubo, la sonoridad es más pura; gracias a que la columna de aire es cada vez más estrecha, los orificios pueden estar más próximos entre sí, con lo que se reduce considerablemente la extensión exigida a los dedos. La tesitura que se adopta es la de la flauta travesera tenor del Renacimiento, a la que se añade una llave de sí bemol, haciendo de ella la flauta tipo del siglo XVIII, aquella para la que Mozart escribiría sus conciertos y en la que trabajaría Böhm en su infancia.

En el oboe los progresos son aún más espectaculares; el deseo de los innovadores consistía en querer dotar al instrumento de un registro agudo más extenso, una sonoridad más equilibrada y también la posibilidad de ejecutar matices más sutiles. El tubo se reduce, pero hay un ensanchamiento hacia la base; las notas agudas se obtienen gracias a unos orificios de menor diámetro, desaparece la pírouette y la lengüeta se estrechan medio centímetro aproximadamente; se le añadió una clave de do y pronto otra de mi bemol.
Flauta travesera Renacentista
Con ello nace el oboe que conocerían Purcell, Bach, Händel y Rameau.

Parece ser que fue tocado por primera vez por Jean Hotteterre y André Philidor con ocasión de la representación del Ballet de l’Amour malade original de Moliere y Lully en 1657.

Constituyó un éxito: el nuevo instrumento era capaz de traducir todos los sentimientos, poseía “la suavidad de la flauta de pico” pero también “mayor fuerza y variedad”.
En cuanto al término basson, bajón en español antiguo y fagot modernamente aparecen el siglo XVII para designar el instrumento llamado hasta entonces courtaut en Francia y Kortholt en Alemania. Merssene emplea el término para designar un tipo grave de courtaut; modificado por los miembros del grupo de Hotteterre que dividieron su cuerpo en cuatro partes y transformaron el tubo, se convirtió en el fagot típico del siglo XVIII, llamado por los ingleses french bassoon.
Lully lo empleó en 1674, pero es probable que el instrumento ya estuviera terminado unos diez años antes.

La familia Hotteterre aporta una gran contribución al repertorio para instrumentos de madera, en especial Jacques Hotteterre, llamado el romano, autor de unos "Príncipes de la flûte travesiere ou flûte de’Allemagne, de la flûte a bec, ou flûte douce, et du haut-bois "(1720) , obra que el propio autor reditó o en 1765, añadiéndole tablaturas (o sea indicaciones para la digitación) para el clarinete, instrumento recién llegado a Francia y para fagot. En Francia la flauta travesera se impuso más rápidamente que en Alemania. Para ella escribieron:

Jaques Martin Hotteterre   - Suite in G minor

Marín Marais -  Les folies d'Espagne variazioni per flauto solo

Louis Caix d’Hervelois -Rondeau de la 2ème suite pour deux flûtes

J. M. Leclair -  Flute Sonata e-moll

M.Blavet - Sonata No. 2 for flute & continuo in D minor "La Vibray"

Bodin de Boismortier - Flute Sonata No. 4 in E minor, Op. 91   

Dieupart  -las Six Suittes declavessin  Suite N°6, Allemande  pueden interpretarse con violín y flauta, bajo de viola y archilaúd,

Francois Couperin -   Concerts royaux de  violín, flauta travesera, oboe, fagot, clave y bajo de viola.

En Alemania

J. J. Quantz le dedicó una extensa obra que es a la vez método de flauta e interesante tratado de ornamentación. Sin embargo en este país la flauta de pico conservó durante mucho tiempo sus adeptos: Bach la empleo frecuentemente en sus cantatas.

J. J. Quantz - obertura del Actus tragicus, para dos flautas de pico y dos bajos de viola,

Bach -  Conciertos brandeburgueses  Conciertos Brandeburgo nº 2 de hecho, cada vez que el autor escribe la indicación de “flauto” añade el término “travesera” cuando desea que sea precisamente este instrumento el encargado de la ejecución.

Purcell, los Loeillet y Händel acuden todavía con frecuencia la flauta de pico, y no desaparece hasta después de 1750.

El fagot tiene también su literatura propia: citemos únicamente a Galliard (1704)- las seis flût sonatas del inglés  en las que resalta el carácter humorístico del instrumento; pero recordemos también que el peculiar timbre del fagot a tentado a los compositores incluso antes de que éste hubiese sido dotado de los perfeccionamientos que acabamos de indicar; este es el caso es que en Italia:

 Giovanni Battista Fontana (1641)  - Sonates (nº 2)

Alemania: 

Schütz (1639) -  en   Synfoníae sacrae  por ejemplo, tres fagotes y órgano para sostener las voces de soprano y contralto en  In lectulo noctes, y une a una voz de contralto o un violín y un único fagot, con continuo al órgano que en su obra titulada In te, Domine, speravi.


En Francia: 

Campra introduce en sus cantatas grupos de oboes y fagot es con la misión no sólo de reforzar las cuerdas sino también de presentar temas individuales.

Campra - Arion cantate

No podemos examinar aquí está floración de obras para instrumentos de madera. Deberíamos detenernos en particular en los conciertos de Vivaldi, en los de Bach, y en muchas de sus cantatas, en las Sinfonie de Alexandro Scarlatti de hecho “concerti Grossi” en los que dos instrumentos de viento (dos flautas, flauta ello voy, etc.), dialogan o se unen a un conjunto de instrumentos de cuerda,

Scarlatti -    Sinfonia di Concerto grosse No. 2 in C minor, Minuetto  


Sammartini -  Oboe Sonata 


Besozzi -  Concerto for oboe & orchestra in C major n. 1)   


Georg Philipp Telemann -   Telemann para flauta dulce en fa mayor



J. S. Bach siente preferencia por el oboe de amor, de timbre melancólico y tesitura intermedia entre el oboe y el corno inglés, y también por el oboe de caza, precursor del coro de inglés, de sonoridad más aterciopelada que la del oboe.

Bach -  Concierto para oboe y violín en do menor


**** Detalle de la última foto: familia de tartölten o bajones torlotes
En el interior de las bolsas de cuero enforma de dragones alados se encuentran los tubos sonoros de bronce repetidamente torneados. Esta serie constituye la familia entera: dos sopranos, dos contaltos, un tenor y un bajo. Son los únicos ejemplares conservados junto con sus bolsas protectoras.
familia de tartölten o bajones torlotes
Arte aleman de fines del S XVI
Kunsthistoriches, museum de Viena
Constructores de instrumentos en el Siglo XVII
El organo
Instrumentos de metal
Instrumentos de viento: madera y metal en el siglo XVII